Tag: Tom Nys (Page 5 of 6)

Bespreking: Performance The Unholy – “Shadowtheatre” – 21/09/2012, ZSenne Art Lab, Brussel (B.)

Afgelopen vrijdag was de uiterst fascinerende performance “Shadowtheatre” van The Unholy te zien op het pleintje voor het Brusselse ZSenne Art Lab. The Unholy bestaat uit het kunstenaarskoppel Lisa Jeannin en Rolf Schuurmans, Per-Henrik Fredriksson en de schildpad Vilhelm.

Voor de blog van het tijdschrift Gonzo Circus schreef ik een kleine review van de voorstelling, die je hier kan lezen: http://www.gonzocircus.com/recensie-performance-shadowtheatre-door-the-unholy-zsenne-art-lab-brussel-vrijdag-21092012

The Unholy treedt verder nog op in een aantal Europese steden; een tourschema is hier te vinden: http://lisajeannin.blogspot.be

Tentoonstellingsbespreking: Tinka Pittoors – “Retroactive Continuity” – IKOB, Eupen (B.)

Het IKOB te Eupen is een klein museum voor hedendaagse kunst dat in Vlaanderen nog relatief weinig gekend is. Toch bouwt het sinds ettelijke jaren aan een tamelijk interessant programma en aan een bescheiden eigen collectie waarmee het op tijd en stond van zich laat horen. Zo loopt er momenteel een ensemble van twee tentoonstellingen van respectievelijk Sylvie Macias Diaz en Tinka Pittoors. In 2011 organiseerde ik voor deze laatste een openluchtexpo in de Kruidtuin te Leuven. Later schreef ik tevens een tekst voor Pittoors’ eerste monografie.

De opstelling van het werk van Tinka Pittoors (geb. Brasschaat, 1977) op het gelijkvloers van dit Oost-Belgische instituut toont onmiskenbaar een bepaalde evolutie ten opzichte van wat we al van haar zagen in de voorbije twee jaar. Het is daarom dat ik hier even verder op wil ingaan.

Zoals ik argumenteerde in de voornoemde monografie kenmerkt haar oeuvre zich vooreerst door een synthetische werkwijze: verschillende gevonden voorwerpen en zelfvervaardigde elementen worden samen geplaatst in een constellatie die nieuwe betekenissen genereert. Dat geldt enerzijds voor haar sculpturen, anderzijds is dit ook duidelijk in haar tekeningen en schilderijen. De aangewende objecten leggen getuigenis af van de voornaamste thematische preoccupaties van de kunstenaar, te weten de typische dichotomieën tussen natuur en cultuur, tussen openheid en insluiting en tussen orde en woekering. Ze situeren zich in hoofdzaak in de sfeer van tuin- en landschapsarchitectuur en bouwwerkzaamheden. Dit algemene gegeven van de nieuwgevormde betekenis door het samen plaatsen van bestaande en geconstrueerde betekenaars of tekens bestempelt Pittoors zelf al een tijdje als beeldende neologismen. Verder gebruikt ze in dit kader ook wel eens de metafoor van een beeldend ABC.

Waar ik verder op wees, was haar opmerkelijke compositorische methodiek. Het vertrekpunt lijkt immers steevast een afgebakende zone waaruit verscheidene elementen hun eigen weg lijken te gaan. Ze overwoekeren dit vlak en nemen zelfs steeds verder delen van een ruimte in. De ervaringen van schaal en deze van ruimtelijkheid worden daarnaast nog vervormd en verstoord, bijvoorbeeld door het gebruik van strategisch geplaatste spiegels of ook door het schikken van de onderdelen van de sculptuur zodat het geheel nauwelijks in één oogopslag kan worden gevat. Deze bewuste desorganisatie is wederom ook aanwezig in het tweedimensionale werk van de kunstenaar.

Pittoors volgde onder meer een opleiding schilderkunst en heeft nooit het werk op doek en papier verlaten. De tweedimensionale media komen bij haar niet ter voorbereiding of als afgeleide van haar installaties en sculpturen tot stand, hoewel motieven en beeldopbouw in beide types regelmatig parallel lopen. Gedurende de totstandkoming van de tentoonstelling in de Leuvense botanische tuin was zij ook alweer intensief bezig met een nieuwe reeks van grafiek, onder meer dankzij enkele residenties in het daarin gespecialiseerde Frans Masereel Centrum te Kasterlee. Daarenboven toonde zij gelijklopend met die openluchtexpositie in Leuven schilderijen en grafisch werk in de Cypres Galerie in dezelfde stad, deels vervaardigd in het Masereel Centrum.

De botanique op haar beurt confronteerde de kunstenaar bovendien met het summum van tuinarchitectuur: netjes afgereden gazons, strak onderhouden plantsoentjes en een structuur die niet alleen ten dienste stond van vermaak maar evengoed van lering. In die specifieke context kon zij ten volle aan de slag met haar karakteristieke thema’s. Het meest voor de hand liggend was uiteraard het naar de hand zetten van de natuur door de mens: de natuur wordt gehybridiseerd, letterlijk gecultiveerd. Vandaar dat nepplanten, plastic buxusbollen en namaaknatuur haast alomtegenwoordig waren. Ook duidelijk was de notie van inperking – zoals “Zoning” (2011) aangaf, waarbij een stuk grond door middel van een gekantelde metalen goal werd afgebakend in een open grasveld. Deze demarcatie werd dan overwoekerd door in het atelier gefabriceerde, kronkelende epoxyvormen die inderdaad wat plantaardig aandeden alsook door afgezaagde, kunstmatige boompjes.

 

Zowat alle hierboven beschreven kenmerken van Pittoors’ oeuvre komen uitgesproken naar voor in haar huidige expositie “Retroactive Continuity” te Eupen. Meer nog: heel wat van de onderdelen van de installaties zullen worden herkend door hen die haar al langer volgen. Het is daadwerkelijk typisch voor de kunstenaar om bepaalde elementen te hergebruiken in een andere configuratie en dat wordt hier doorgedreven. Het gaat om een bewuste recyclage waardoor het oeuvre zich in een constante flux bevindt. De titel verwijst overigens rechtstreeks naar dit principe; deze term, meestal afgekort als retcon, komt namelijk uit de episodische populaire cultuur zoals televisieseries, romanreeksen of comics en duidt op het aanpassen van eerder aangegeven topics om de voortgang in de reeks te kunnen verzekeren. Zo kan bijvoorbeeld een gestorven held door een of andere wending in de volgende aflevering plots weer levend opduiken, net zoals compositorische bouwstenen bij Pittoors wederom worden gerevitaliseerd. Daarbovenop komt nog het feit dat in Eupen seriële vormen en identieke objecten in een veelvoud voorkomen, als ware het om deze idee nogmaals te versterken.

Voorbij de inkom van het museum, via de surreële setting van de grote parking van een aangrenzend warenhuis, stapt de bezoeker als het ware meteen binnen in een installatie: langs de grote glazen wand aan de voorzijde van het gebouw bevindt zich een platform op wielen met een zwart-wit tegelmotief. Dit wordt omgeven door rechtopstaande platen in diverse basiskleuren alsook door een grote houten keten van biomorfe, in elkaar geschoven platen. Een gelijkaardige, kronkelende houten klustervorm in miniatuur ligt wat verder op de vloer, net als een aantal grote, ordinaire straatlampen waarvan enkele een vaal licht uitscheiden en eentje een zacht rood.

Tinka Pittoors – “Retroactive Continuity” (2012) – Photo (c) Tinka Pittoors

Terwijl deze opstelling aan de ene zijde kort tegen het venster gepositioneerd is en aldus haast naar buiten treedt – evengoed lijkt het alsof de kiezels aan de buitenkant deel uitmaken van het geheel binnen –, wordt ze aan de aanpalende zijde begrensd door boekenschappen tegen de muur. Hier, op deze benedenverdieping tegenover de inkombalie, werd door het museum immers een bibliotheek ingericht. Een leestafel die uit de muur komt, draagt twee kartonnen kubussen waartegen de kunstenaar spiegels plaatste die het ruimtelijk inzicht reformeren.

Buiten het platformpje op wielen zijn alle onderdelen van de installatie zogenaamde hernemingen van stukken van vroegere kunstwerken van de kunstenaar maar een dejà-vu-effect creëert dit nauwelijks of niet: het naamloze werk doet fris aan. Bovendien interageert het moedwillig en raak met de eigenheid van de ruimte van het IKOB. Zowel het boekenrek als de buitenwereld achter het glas zijn geünificeerd met de installatie. Op een erg losse manier neemt het veel plaats in; het doet enigszins rommelig aan maar is onmiskenbaar een geheel.

Nier ver daarvandaan zien we wederom een dragend platform op wielen, ditmaal met een spotlamp die haar licht laat schijnen op een witglanzende sculptuur die andermaal biomorf is en een kettingsysteem representeert. Vaagweg roept het een chemisch model op met bollen van diverse groottes. Bij nader toekijken, valt op dat het rust op voeten van wijnglazen. Het is het soberste werk van de expositie; als ogenschijnlijk tegengewicht heeft de naastliggende installatie echter een visueel grote densiteit en een bovenmatige kleurenrijkdom. Toch zou men kunnen zeggen dat dit derde kunstwerk, dat feitelijk centraal in de zaal staat opgesteld, corresponderend is met het voorgaande want de kern ervan bestaat evenzo uit een rijdend plateau met daarop een witte, natuurlijk aandoende contour – ditmaal lijkend op een uitwaaierende takkenstructuur.

Tinka Pittoors – “Retroactive Continuity” (2012) – Photo (c) Tinka Pittoors

In dit geval werd evenwel een veelheid aan identieke plastic potjes op en rondom deze basis geplaatst. Het ziet er naar uit dat deze containertjes allemaal gevuld zijn met een verschillende kleurvloeistof maar in feite zijn ze leeg: er werd binnenin namelijk een laagje verf aangebracht om de indruk te wekken van volheid. Op de grond staat nog een grote doos gevuld met lege, identieke flessen in groen glas. Zeer vermeldenswaard is tenslotte de toevoeging van twee schilderdoeken die met de rug tegen elkaar zijn vastgemaakt door een spanband en rechtop tegen het rijdend draagvlak leunen; de eigenlijke beeltenis is door deze plaatsing moeilijk zichtbaar.

Een vierde werk werd alweer op identieke wijze opgebouwd, te weten met een rolwagentje waarop enkele objecten werden geschikt en met ook hier een abstracte, driedimensionale figuur in witglanzend materiaal. Het gaat om een nogal dunne, wervelende en spiraalvormige gestalte. Op het basisvlak bevinden zich verder enkele plastieken stukken fruit, willekeurig verspreid op de gele ondergrond.

Tot slot is er nog een vijfde installatie die ietwat aan het zicht is ontrokken doordat het zich verborgen houdt in een relatief eng bemeten hoek achter de metalen trap en de liftschacht van het museum. Een aantal staken met een rood-witte, groen-witte, blauw-witte en effen blauwe beschildering zijn over en op mekaar geschikt tot aan de wanden toe, als ging het om een gigantisch mikadospel. Deze dunne palen worden bij elkaar gehouden door de metalen wielbasis van weer een rolplateau en is her en der bedekt met verfrommelde doorzichtige en roze folie. Aan een kant ligt dan nog grote tuil synthetische palmbladeren en een vreemdsoortige, groene bolvorm. Het werk is zodanig geordend dat een bezoeker ternauwernood de mogelijkheid heeft om er rond te lopen; wel is het eveneens zichtbaar van op de trap en van op de bovenverdieping.

Naast deze vijf ruimtelijke stukken omvat de tentoonstelling nog een werk op papier, een ensemble van drie schilderijen en nog een apart doek. Alle horen zonder twijfel bij de betere, tweedimensionale kunstwerken die Pittoors al maakte. In vergelijking met vorig druk- of schilderwerk, is het wel flagrant dat herkenbare motieven hier afwezig zijn: de beeldentaal is veel abstracter. De kunstenaar gebruikt daarentegen veelvuldig aaneensluitende figuren, spiralen, ketens en elementen in reeksen, net zoals in de belendende installaties. Het coloriet is wel onmiskenbaar haar eigen: met afwisselend felle en zachte tonen, fluotinten en onnatuurlijk aanvoelende kleuren. Het drieluik werd in een aparte manier opgehangen met telkens één bepaalde zijde rakend. Dit werk refereert door de partijen groen, lichtblauw, grijs en zwart op een witte achtergrond en het gebruik van bollen in allerhande kleuren en afmetingen onwillekeurig aan een functionele, aardrijkskundige kaart.

 

Tinka Pittoors – “Retroactive Continuity” (2012) – Photo (c) Tinka Pittoors

Klaarblijkelijk zijn in deze tentoonstelling dus heel wat eigenheden van Pittoors’ oeuvre te zien. Daarbij zorgt precies de hoedanigheid van het eerste werk, zoals eerder beschreven, absoluut voor een zekere terugwerkende continuïteit, omwille van de vele herkenbare onderdelen. Dat de idee van aaneenschakeling ook telkenmale formeel wordt hernomen, verdiept de premisse waarvan de kunstenaar vertrok (en die in de expotitel vervat zit) des te meer. Toch komt het voor alsof zij ook een ander, bijkomend pad inslaat, een slag die reeds was ingezet met enkele werken vroeger dit jaar zoals de installatie in de Naamse kerk van Saint-Loup en in Galerie Le Triangle Blue te Stavelot. Het gaat dan met name om het expliciet behandelen van de relatie tussen tweedimensionale en driedimensionale kunst zonder daarbij tot een hybride vorm te komen maar elk type in haar bijzonderheid te laten.

De indicaties hiervoor komen meer en meer naar boven bij het volgen van een parcours van aan de eigenlijke inkom tot achteraan de zaal bij de trap. Een eerste aanwijzing ligt in enkele betrekkelijk nieuwe, aangewende materialen voor haar installaties die uitdrukkelijk verwijzen naar de schilderspraktijk. Het meest centrale kunstwerk te Eupen getuigt hiervan het meest: er zijn de mengpotjes met de suggestie van verfresidu alsook de twee afgewerkte doeken en de doos vol flessen. Er is niet veel verbeelding voor nodig om hier de restanten van arbeid in het schildersatelier in te zien.

In verband met een andere installatie – deze met de spiraalstructuur en het plastic fruit – bracht de kunstenaar een relevante anekdote op van een gesprek tussen de artistiek directeur van het IKOB Francis Feidler en een bezoeker. De eerste het had over de relatie tussen het werk en de kunst van Cézanne, waarop de gesprekspartner repliceerde met de opmerking dat het voor hem eerder over economie leek te gaan. Beide zienswijzen zijn zeker en vast valabel maar de referentie van Feidler naar de Franse klassieker is in dit opzicht significant. Denkend vanuit een kunsthistorisch perspectief doen vruchten die worden geschikt op een vlak, of dit nu op een schilderdoek of in een sculpturale vorm gebeurt, immers denken aan de traditie van het stilleven.

In beide gevallen worden in zekere zin topoi uit de kunstgeschiedenis benaderd. Het lijkt alsof Pittoors de schilderkunst en bij uitbreiding de traditionele kunst als materie neemt. Conceptueel brengt ze dit ogenschijnlijk onder in haar bekende discours van cultuur (in dit geval de zogenaamd ‘hoge’ versie ervan) versus natuur. De idee van de menselijke manipulatie waarvan zij dikwijls uitgaat, wordt hier gelezen als (een) vormgeving die uiteindelijk kunst wordt in haar persoonlijke dialectiek.

Zoals eerder aangehaald, is het om te besluiten nog opmerkenswaardig dat de recentste tekeningen en schilderijen minder figuratief zijn. Pertinent is echter wel hun composiete, synthetische aard alsook de zin voor herhaling, verbinding en het seriële. Dit bewijst hun blijvende relatie met Pittoors’ sculpturen.

Door een lange periode van geconcentreerd werken aan schilderijen, tekeningen en grafiek, kan het niet anders dat Pittoors dit deel van haar oeuvre langzaamaan anders is gaan benaderen. Ondanks het feit dat deze kunsttypes al wel hun plaats hadden, zijn er kleine accentverschuivingen in de omgang ermee. Dat is wat deze tentoonstelling in Eupen openbaart: het oeuvre zet zich voort, ontwikkelt zich verder maar toont ook dat enkele pistes nog open liggen. Tinka Pittoors heeft nu een stap gezet in een van deze richtingen door de intensifiëring van de aandacht op het tweedimensionale werk, waardoor ook de installaties een nieuwe invloed kregen. Het vraagstuk van de wisselwerking tussen beide facetten van haar werkstuk tot nog toe werd in “Retroactive Continuity” ten gronde geponeerd maar werd, zo blijkt ook, nog niet volledig opgelost. In ieder geval is dit precies omwille van dit zoekende aspect een schitterende expositie, die doet uitkijken naar Pittoors’ toekomstige arbeid.

 

Tinka Pittoors – “Retroactive Continuity” is te zien tot 28 oktober 2012 in het IKOB, Rotenberg 12B, 4700 Eupen (B.).

www.ikob.be
www.tinkapittoors.com

 

 

Popperola Presents: Dr. Poppers’ 9th Birthday Party. Stefan Goldmann (DL.) interview

After having interviewed Raoul Belmans, guest of the Popperola Party this Wednesday, I also wanted to hear out the other dj of that particular night. That is, as you know by now, Stefan Goldmann! Here’s the result…

Okay Stefan, 2011 seemed to be a busy and decisive year for you. You played more often, did a performance at the German Time Warp festival and played in Ibiza for the first time. Moreover, your output of last year already proved its importance. Lastly, the label Macro that you’re running with Finn Johannsen turned five; it released several very interesting records and found its place on the map of the industry and in the hearts of the fans. Now, I know you’ve always tried to manage your agenda, schedule and so on very conscientiously, so was this change of pace intended?

Stefan Goldmann: “Last year brought some quite exciting DJ gigs, which I’m really happy about. Besides that I changed a lot of things in terms of how I work. 2011 was the first year I didn’t want to release another single, but focus on new ideas and concepts instead. What seems to make sense now for my own music as well as for Macro is that we try to cut the time span between idea and implementation to the shortest possible. You know, in the past I’d often hesitate, like anyone probably, and be like “I’ll never get away with this” or “I’ll have to figure this out for a longer time”. Now it’s really just doing it. Some ideas seem so clear and simple when they come to mind that I’m astonished no one has implemented them so far. Sometimes it’s ‘in the air’ and you just have to do it and release it before others do, like planting a flag on a little South Pole. Being first is important and part of the fun in a way. I’ve tried to do this constantly and there’s a dynamic going with it that also brings up really interesting opportunities.”

An important event in 2011 was the release on Macro Recordings of unpublished work by your father Friedrich Goldmann, who was a composer of contemporary classical music. I thought of this as a courageous and difficult enterprise. I’m interested firstly in the preparatory stage: how did the idea evolve and how hard was the selection process? Did you for instance need to build in a certain distance because of the aspect that it was your dad’s music you were working with? And can you explain your choice to put the result out on Macro – because it is indeed partly your own label, but it doesn’t seem an obvious decision?

SG: “For me music is a fairly subjective thing anyway. I’m as biased towards Elektro Guzzi’s as to Friedrich’s music. Then, the selection of works was fairly easy – Friedrich himself felt that the compositions he wrote in the last couple of years opened a new chapter and were strongly going to areas that the usual avant-garde contemporary stuff simply doesn’t cover. I too felt it is really important music that just wasn’t documented on any of the releases he had. Since one of the key problems of this kind of music is reaching people outside their core audience (and trust me, I know the CD sales numbers of some of the most sought-after and most often performed composers), releasing with a New Music label was not an option for these works. It would have stayed within professional circles and the outside world wouldn’t have noticed much.”

“With Macro and especially the distribution of this CD as a subscribers’ special for The Wire magazine we reached a wider, more diversified and yet, as it turned out, pretty interested audience. You also don’t just get the usual musicologist’s feedback in the vein of “the pizzicati add up really nicely around bar 72”, but anything from drug associations to synaesthetic descriptions to whatever really. It was good to see this music is not just for analytics. Ex post it looks like a quite obvious decision to me. I’m quite happy how this one worked out.”

Also last year, you profiled yourself as a sharp music sociologist with several remarkable writings about the current state of affairs in the dance music scene. In some of your music there is a conceptual element in play where you also seem to tackle some of the typical tropes in dance, like for instance edits or beat patterns. This type of ‘institutional critique’ was and still is quite common in the field of visual arts but is rarer in music, though it exists – like in punk, most obviously. In effect, you are able to make a good dance track while bringing across meaning on a higher level, a remarkable quality. But tell me, what is the bigger idea or purpose of all this; can you elaborate a bit on that? And do you feel that your message is coming across so far?

SG: “The writing was aimed at addressing a few assumptions on how music works socially, how it gets noticed and what economy stands behind it. There is so much fog around this and it needed a voice saying something different from “spam as many mp3s as possible around and you will succeed”. Because people do just that and it never worked or it worked out differently from what they expected. I guess most musicians feel like being in a Kafka novel where things happen and you just can’t figure out why and how. That is a pretty intriguing situation that has not been discussed much in the context of music, so I wanted to investigate this a bit. Is that in the tradition of ‘institutional critique’? I never thought of anyone’s behavioural patterns as institutions, because it’s really just the sum of individual human reactions affecting a certain result. But certainly these adopt functions that institutions fulfil elsewhere.”

“Then again, the conceptual element seems like an anchor to me in an ocean of endless abundance of music. It adds a seemingly objective side to it, like adding some new coastline to the map. If I can’t show the difference of one piece of music over what we already have, I’d better scrap it because otherwise it’s just redundant. If there’s a conceptual difference on the other hand, that’s exciting – it shines. It radiates that energy you don’t get out of just another beat. Spotting a good concept is like finding that one gem in the middle of an enormous waste disposal site. With dance tracks, what I’d ideally like to hear is stuff that anyone in the room notices as being different, almost with an alien side to it – you and I don’t need to like it, just feel something is there.

As said, Macro Recordings celebrated its fifth birthday a while ago. To put one of its basic premises simply: it is about quality over quantity. The output has always been deliberately modest. But as five years have culminated in a double mix compilation (“Macrospective”) and as some of your artists have grown during that period along with the label, most notably Elektro Guzzi, is that moderateness at this point still a sustainable strategy? In what direction do you and Finn want the label to go in the future?

SG: “To be honest, we wouldn’t be able to handle more output. It is really a matter of time, and quantity just costs time without adding anything significant. Of course we try to do what is right for the artists we work with and there is not really a time limit in this regard. Some labels plan their schedule in a way where they allocate certain months to certain artists. Like: “now it’s time for a new single by dj A”. We don’t do that. If one of our artists comes up with a project, we try to release it for the shortest time possible and in the moment when it makes most sense, not when it keeps the label catalogue looking smooth. Therefore we try to avoid planning ahead too much or cluttering our schedule with too many releases. Circumstances, artists, everything is changing – too much strategy doesn’t really help there.”

To finish: at this moment you are preparing a new album which will be the follow-up of your debut “The Transitory State/ Voices Of The Dead” (2008). How is that going so far? Since you received a lot of positive reviews and appreciation for that double debut, where have you put your standards now?

SG: “It is almost ready. Since it won’t be much like “The Transitory State”, it is hard to compare. It sounds different, and it comes with an idea, a limitation even, that bonds all the tracks together in it. The obvious thing is that the first one was kind of a compilation since all tracks on “The Transitory State” were also out as vinyl singles and EPs. So this is the first real dance and club album I’m doing.”

Thanks a lot, Stefan!

Popperola Presents: Dr. Poppers’ 9th Birthday Party. Raoul Belmans (B.) interview

Can you feel it? It’s the anticipation rising!

Only three weeks until Popperola presents a birthday party in Leuven. On February 29th, Stefan Goldmann from Berlin will play with Raoul Belmans – I dare say a local as well as personal hero. Belmans has been around for more than twenty years now and may be called one of the spearheads of Belgium’s house scene. We asked him a few questions, to learn what he has been up to lately…

Raoul, recently in some bar we were discussing the fact that several of the people at parties that you play might be exactly half your age. Last year you also celebrated the twentieth anniversary of your dj career. Evidently the scene has changed (as well as the industry, which isn’t always the same). So what about the audience, specifically? In what ways has the public changed compared to ten, fifteen, even twenty years ago – for better or for worse?

Raoul Belmans: “The public has changed significantly during the last decade(s). First, the older generation is split up in two camps: you have the ones that used to go out a lot but now only go out once in a while, when their partners allow them to step out of the door so to speak. On the other hand there are those that still go out almost every week(end). I get a lot of people nagging to me that it used to be better back in the days and I don’t blame them. In general, there are less parties and tons of music is inferior in quality.”

“Still, the people that go out more are apparently really up-to-date and they appreciate newer sounds. They appreciate it even more that you mix that up with stuff from previous decades. They are well aware that there is good music around now and there was good music around back then.”

“The new generation is split up into youngsters on the one hand who don’t have a fucking clue what I am doing or have done already… And they usually don’t care either; ask me to play dubstep and such. But to my joy there’s also a part of this generation that is very open-minded and embraces all things new and old with a passion that I recognise from the beginning days of my career… And frankly, that gives me tons of energy and hope. House music is here to stay after twenty years, there’s no doubt about that.”

In general, what did house music do for you? What place does it take in your personal history?

RB: “House music has always been a big part of my life. I’m passionate about doing the job I do and it already took me all over the world spreading the vibe. I feel blessed that I was able to do this and it made me realise that you have to chase your dreams in life – no matter what. Life is too short.”

A few years ago, you adopted the alias Raoul Lambert. Could you explain shortly how that persona differs from Raoul Belmans? And suppose you’re playing as Raoul Belmans, does this Lambert character often whisper suggestions in your ear and vice versa? Do you tend to follow those?

RB: “The Raoul Lambert alter ego surfaced around 2002 because I had the urge to play long nights where I’d be able to go much broader than the house music territory usually allowed at parties. It was my mission to explore the roots of house music and pass this on to the crowd. At the same time, I wanted to put a big ‘fun-factor’ into the game as well as a personal challenge. After a few years a lot of the disco-heads now are turning back to house – mostly old school sounding so in a way both my alter egos fuel each other a little now, I must admit. But I love it when these boundaries dissolve.”

During the last few years you have mainly been producing solo. How is that working out for you? How do you yourself evaluate your newer productions?

RB: “The adventure of going solo is one I had to take on in order to develop myself as a producer. Of course it’s different than when I was spending time daily in the Swirl People studio. In a way, it’s harder but I’ve learned a lot in that short period of time. The only disadvantage is that I work much longer on a project because no is around to tell me when a track is finished and to tell me whether it’s good or not. I’ve got to work on that part a little more.”

Lastly, you played at my birthday already in 2000 – that was my sixth. I recall you put down a long deep house set. What are your own memories about that one party, as far as you can remember it?

RB: “I remember it being a hell of a party in the middle of the week with all people into what I was playing, an amazing underground vibe that I haven’t felt so much yet in my life (this was in a small squatted garage annex storage depot in Leuven, as an edition of a series of parties called Oase de Pleasure, organised between 1997 and 2002 by a group of freaks including myself, ed.). We should do this again on the coming 29th!”

Happy birthday Dr. Poppers!

Thanks man!

Review: John Beltran – “Ambient Selections” – Delsin Records

Hm, I think we need some creative, narrative critique here…

It’s one of those Sunday afternoons and the five of us are sitting on a sun-drenched porch in urban surroundings drinking poorly mixed cocktails and listening to music. Our attire is scarce and fit for absolute leisure. Communication is reduced to almost complete non-verbal forms. The only movement going on is the cat chasing long shadows. No more than a few hours ago, you could find us in a sweaty club, high on the circumstances and on whatever, dancing, chatting, flirting and having fun. And now it’s just one of those Sunday afternoons…

So we are all concentrated on doing nothing except for taking in the sounds that are drifting along. They are beautiful and relaxed – attuned to the setting. Several keyboard layers and supporting rhythms float in seemingly perfect harmony through the thick air. The sound system itself now radiates warmth, which is paradoxically created out of metallic and cold apparatuses and devices. Suddenly there’s the sea and a Latin guitar as well. It’s accompanied with the odors of someone lighting a J and the muttered suggestion to call for a pizza. Too good.

The soundtrack is a brand new cd; it’s a collection of tracks by John Beltran, a music veteran from the illustrious city of Detroit with a Puerto Rican heredity. Those aren’t mere geographical references because Beltran is well-known for his work that files well under Detroit techno and for his endeavors into Latin-inspired house. But his scope is far broader than that. Beltran’s first 12inch was already released in 1991 and several of his albums, on labels such as R & S, Peacefrog or Ubiquity, included dreamy ambient tracks. These are exactly the material out of which this compilation consists – hence the obvious name.

The fact that the Dutch imprint Delsin is responsible for this release shouldn’t come as a surprise: label boss Marsel van der Wielen, a noticeable figure in Amsterdam’s night life scene, has always had a keen ear for electronic dance music made in or inspired by the Motor City. Let’s not forget that on the way from Detroit to Berlin or vice versa, the main stop in between is indeed Amsterdam. But it was John Beltran himself who proposed to do this project after hearing back these fine tunes after all these years and van der Wielen agreed without any hesitation.

The result is this “Ambient Selections”, which contains sixteen tracks. A great deal of this number will sound very familiar or will be recognized immediately by people who have followed Beltran in the past. “Collage Of Dreams”, “Anticipation”, “Sub Surface” and “Vienna” have almost reached a classical status. But their juxtaposition on one single album was a simple but most keen decision; the format provides a new context in which these works function optimally. Later, Delsin will also bring out some 12inches with remixes from artists affiliated with the label.

Yes, this is a record for a Summer of Love. Love of whatever kind, between individuals who are passionate about each gesture or word of their partner, between the closest friends, between people who just met but had felt an immediate connection, between sisters and brothers or between entities in a group who are in tune with the same lingering positive vibe. Love that is warm, like the Summer air….

Gosh, someone needs to open that door ‘cause the bell is ringing. Must be the pizza man…

John Beltran – “Ambient Selections” will be out on June 13th

Track list:
1. Collage Of Dreams
2. Morning At The Window
3. Anticipation
4. Sweet Soul
5. Soft Summer
6. Water Colored Dreams
7. Sub Surface
8. Everything Under The Sun
9. Snowdrifts
10. Gutaris Breeze
11. Expecting
12. Going Home
13. Miss Weird
14. Brilliant Flood
15. Collage Revisited
16. Vienna

 

Review: Stefan Goldmann – “The Grand Hemiola” – Macro Records

Is musical geniality and musicality in general genetically conditioned? I’m not going into this scientific discussion here, how interesting it may seem. But when considering the evolution of Stefan Goldmann’s output, the question inevitably comes up. Son of composer of modern classical music and of electroacoustic pieces Friedrich Goldmann, who was revered in the DDR and taught at the university of Berlin, Stefan was immersed in classical music and later went on to study music himself. Next to the great dance tracks he has released on labels such as Perlon, Classic Music Company and Macro – which he runs himself together with Finn Johannsen -, he also published electroacoustic experiments as well as highly conceptual outings.

Take for instance his seemingly absurd reworking of Igor Stravinsky‘s “Le Sacre Du Printemps”. With this tour-de-force, Goldmann paid homage to one of his musical heroes. Moreover, “Le Sacre…” is a wonderful piece of dance music, one might even say techno avant-la-lettre since it was written for a ballet play and strongly emphasised the rhythmical elements in a manner that hardly anyone did around 1913. But apart from that, Goldmann also tackled some issues concerning the mindless editing of already existing tracks in today’s dance scene with his edit of “Le Sacre…”. Furthermore it is a small lesson in hearing the differences in the recordings of classical music which are for instance related to the available technology at the time of each version, to background noises in the studio or to interpretations of the conductor. Lastly, one might also view Goldmann’s effort as a way to put his finger on the matter of musical copyright: Stravinski’s heirs forbid anyone to make variations on the piece, but Goldmann cleverly avoided doing just that with his edit.

The thing that is so admirable with this sort of conceptually heavy tracks, is the fact that Goldmann invariably succeeds in making them sound as, well, simply good music. The same goes for this new double 12inch “The Grand Hemiola” which consists of six tracks and 144 loops; 66 in 4/4 at 33 RPM and 78 in 3/4 at 45 RPM. “Now what is that all about?” I hear you wonder. The whole package is just an exercise in polyrhythm: two (or more) independent rhythms played simultaneously. This idea has been used for ages in the most diverse styles of music, for instance in lots of African music, in medieval and baroque European music (Des Prez, Brahms, Händel, …) and so on.

In contemporary dance the 4/4 rhythm is predominant for obvious reasons, but Goldmann thought – correctly – that there are so many other possibilities which are explored too little. So the Berlin-based producer gave it a try, even to the extent that the piece “Double Hendecagon” is built on an 11/8 beat. All six tracks on this ‘album’ contain a percussion pattern that is rather awkward but they never fail. Goldmann fills up the music with eery sounds that come into play marvellously. Truly haunting at some instances!

Moreover, for the title track Goldmann used fragments of music of his father. Later this year, he will bring out some unpublished pieces from his dad on Macro and the respectful use of it in his own material really is a beautiful tribute. In the aforementioned “The Grand Hemiola”, Goldmann has put a hemiola underneath a concerto piece that is almost Mahleresque in its drama and grandeur. A hemiola, by the way, is a shift of the accent in a metrical system, most often in triple time, articulated as if it were dupal time. This is why it is often said to be antimetrical. If this reads as something very abstract, just listen to this wonderful track which illustrates it perfectly.

Apart from these tracks, you’ll also get the loops. With those, you can start building your own polyrhythms by playing them together on two decks. Once you get into it, you can make a large amount of variations. It’s a most enjoyable way to break out of the 4/4 beat pattern and perhaps to learn more about music and rhythms. I totally recommend every (future) dj to try it out! And obviously I totally recommend this double 12inch to everyone else too.

Stefan Goldmann – “The Grand Hemiola” will be out on March 28th

Track list:
1. Mining The Vein
2. The Grand Hemiola
3. Double Hendecagon
66 Loops in 4/4 @ 33rpm
4. Goat’s Guts
5. Megi’s Waltz
6. Away From The Flock
78 Loops in 3/4 @ 45 rpm

Review: Raoul Belmans – “Porcelain EP #1” – Swirled Music

Anniversaries are just great! Well, it has always been a marvellous reason to set up a good party and don’t we all love a good party? I guess Belgian Raoul Belmans thinks quite the same and mind you, he really does have a noteworthy ground to celebrate this year. Since in 2011, it is the twentieth anniversary of his dj career.

Belmans has been a flag-bearer of Belgium’s house scene for quite some time, most notably as a resident of Food – together with Geoffroy Mugwump. He has played and still plays all over the globe, thanks to being such a loveable guy and of course thanks to his superb mixing skills. Furthermore, he managed the first-rate house label Aroma – until it ceased to exist some time ago.

Production-wise, he’s known for being part of the duos Swirl People and Cosy Creatures, together with Dimitri Dewever. But as his releases on for instance We Play House have proven, he’s a skilled solo artist as well.

On the occasion of this twentieth anniversary, Belmans will release four digital EPs which will go under the name of “Porcelain”. This precious material is, as all you culturally educated people know, the symbol of remembering a twenty-year-old event. Moreover, Belmans will do a small tour in his native country (confirmed dates this far are April 16th: Decadance, Ghent; April 22nd: Silo, Leuven; April 30th: Krush, Ostend; May 28th: H20, Pecq) that will be followed by some gigs in Europe, Asia and the U.S.

This “Porcelain EP #1” consists of two tracks that give witness to a certain shift in style compared to previous material of for instance Swirl People. Firstly, they come across as being less sleek, less polished and secondly they overtly refer to 1990s deep house – two characteristics I can only applaud. A beautiful builder is “Didadum” with its subtle conga’s and percussion and catchy melody line. Play it at -4 and it’s suitable for a warm, sexy, laid back set. Play it at +4 and you’ll have the dance floor burning.

“Bodacious!” comes in a Cosy Creatures remix and the track is filled with features that are so typical for Belmans’ and Dewever’s production outfit. The beat is rather simple and steady-going but  those synth lines are so damn smart, effective and actually funny too. Really, it makes one dance with a preposterous smile on the face which is actually cute. And the break is one of the most pleasant I’ve heard in months.

This little digital package is a very nice treat that sets the standard for the coming “Porcelain” releases. Lastly, I have to say most sincerely “congratulations” and “thanks” for that splendid  career; I’ll add those festivities to my agenda!

Raoul Belmans – “Porcelain EP #1” is out today

Track list:
1. Bodacious! (Cosy Creatures Remix)
2. Didadum

Review: Metope – “You Are My Beach EP” – Beachcoma

Metope is Berliner Michael Swanen is co-founder of the fine label Areal Records (with Basteroid and Konfekt) is manager of Omega Oz booking agency is producer of superb techno tracks on the aforementioned Areal and on Sender Berlin is a guy with a freaky sense of humour is now working on a production project cum live-act called Beachcoma together with Jake Fairley (a.k.a. Fairmont) and Pan/Tone.

The three musical and beer-loving comrades actually first started out with a label with the same name on which so far they only released material from themselves. “You Are My Beach” is catalogue number seven, an EP by Metope with a title that is poetic in its simple image use. Moreover, it contains three pieces of music that at first listen seem to be constructed in a simple manner but are poetic to a high degree as well.

They are firstly less straight-forward than the two tracks on Metope’s fantastic 12inch “Betaowl/ The Quiek”, put out by Sender only recently. The title song of “You Are My Beach” has some heavy basses, a twisted click pattern and deep sounds as a frame, around which a dark drone and high but moody notes evolve harmonically.

A similar structure of bouncy clicks supports a rather heavy pounding beat in “Ride Free”  but its warm synth tones gives it a thorough deepness. Finally, “Stranded” serves us with the same thick sauce but served on a more shiny platter.

All in all this an excellent effort of a great producer. I can only hope that he keeps up this standard, since a full-length is due soon on Areal. And please, more of those titles!

Metope – “You Are My Beach EP” is out since last week

Track list:
1. You Are My Beach
2. Stranded
3. Ride Free

« Older posts Newer posts »

© 2025 Popperola

Theme by Anders NorénUp ↑